最新中国画构图论文(优秀17篇)

时间:2023-12-03 22:12:02 作者:文锋

9.范文范本可以是经典的文学作品,也可以是优秀的学术论文,只要它具有指导和启发作用就可以成为范文范本。小编精心挑选了一些范文范本,供大家学习和参考,相信这些范文对于大家提高写作能力会有所帮助。

中国画心得体会论文标题

中国画是一门独具特色的艺术形式,它形态多样,兼具造型美与意境美,凸显出中国文化的深厚底蕴和独特的审美理念。我在学习中国画的过程中,深深地感受到了这种艺术形式的内在魅力。在这篇文章中,我将分享我在学习和实践中国画艺术时的心得体会。

第一段:中国画的特色及其源头。

中国画从源头上讲,起源于古代的范画,它们有真、似、写、意等特点,也受到了中国传统哲学思想和文化的滋润。现代的中国画也融合了西方的绘画技巧,形成了更多样化的风格。中国画的特色还在于它独特的墨色情调和“静中见动、动中见静”的意境美。在绘画中体现出这种“气韵生动”的美感,是中国画艺术的一个重要标志。

第二段:学习中国画的方法。

学习中国画的过程中,我发现最重要的是要培养自己的灵感和创造力。了解中国画的基础知识,打下基本功是必不可少的,这包括画笔的握法、线条的运用、色彩和构图等方面。不仅如此,还要有一定的美学水平和感受力,能够将审美意识融入到绘画的创作中。学习中国画的好方法是多看、多描,反复训练,以达到熟练掌握画法的程度。

第三段:中国画艺术中的中心思想。

中国画艺术中的中心思想是体现创作者及其社会价值观和世界观的审美思想和美学规律。这包括一些基本的审美概念,如“意境美”、“墨气意韵”。画作中每一笔、每一色、每一点都蕴含着深层的哲学思想和文化意蕴。中国画艺术在中国文化中占据着顶尖的地位,并有着非常重要的影响力。

中国画创作是一项非常具有挑战性和智慧启迪的工作。很多时候,一副中国画看似简单,但其中包含的哲学思想、文化内涵以及画家的个人兴趣和情感表达等方面,都需要我们细致地去推敲、体会和理解。这个过程中,往往需要我们增强自己的文化修养和综合素质,以及不断提升审美品位和鉴赏能力。

第五段:总结和展望。

总的来说,学习中国画不仅仅是一种技巧和艺术的学习,更是一种深入人心的修行。中国画凭借着独特的审美趣味、艺术手法和文化沉淀,已经在全球范围内获得了广泛的认可和赞赏。未来,我相信中国画艺术还会与更多的文化艺术形式融合,为世界美学带来更多的启迪和创新。

中国画的艺术美教育论文

南海岩的新水墨重彩写实人物画在学术上的争议和市场上的成功已经被画界和藏界很多人关注。有人分析过他的绘画技法,有人研究他市场成功的原因,说法众多莫衷一是。我认为,研究一个画家的艺术定位,必须要回溯他曾经走过的艺术之路,一步步去探寻和分析他的艺术本源,及进而形成的艺术风格。本文分析南海岩的过往之路,不是想发一番纯感性的慨叹,而是试图通过对其艺术之路的逻辑梳理和客观分析,以确定他艺术之路的前行方向和所能到达的目标。

可以肯定南海岩是一个有远大艺术理想的画家,否则他不会在上世纪90年代就敢放弃安逸的教师职位,孤身一人飘在北京,在北京画院潜心学画。南海岩1962年生,1982年德州师专艺术系毕业,当时国内美术教育中受苏联绘画的影响很大,尤对人物画影响更甚,而且南海岩在山东学习,欧美现代美术思想的侵扰自然少了很多,所以苏联现实主义经典绘画在他心目中根深蒂固。直到今天,我们也不难在其系列西藏组画中看到列宾和苏里科夫的影子,如《祈祷》《春天的期盼》等。但南海岩早期确实是沿传统人物画路子走的,这些可以从海外回流的很多线描仕女和高士画中得以验证。这些画都是勾线填色、平涂晕染,是正统的国画水墨技法。

直到他去了西藏,被雪域民族博大深沉、沧桑神秘的文化,浑厚质朴、乐观不屈的性格,猛烈而持久地感染了。从此,南海岩欲罢不能,他想用画笔把他心中奔涌激突的情绪表现出来。实践中,南海岩发现用中国画的一根根线条撑不起他想要表达雪域生活的厚重,平涂的颜色也表现不出藏民的坚韧和力度。这时,苏联巡回画派经典画面在他脑海闪现,为何不能用中国画刻画出有强烈性格特征和视觉冲击力的人物形象画呢?对于有很强造型能力的南海岩来说,人物形态和布局都可以解决,只是中国画相对于平面的绘画效果在情绪宣泄上没有西画那么强烈。如何解决这个难题,能不能将西画中一些元素借鉴到国画,南海岩开始了尝试。对于这种必然会招致非议的改良,南海岩心里也没有底。但为了能原汁原味地再现他心中魂牵梦绕的藏族生活,南海岩还是选择了对中国画技法的大胆变革。

在现代中国画和西画阆发生过很多次激烈碰撞,如徐悲鸿通过西方写实造型对中国画的介入,给后人开辟出一条中国画写实主义表现路线;林风眠则借鉴了西方现代派中表现主义的色彩与构成因素,在中国画表现形式方面进行了改革。在上世纪80年代前,学界普遍认为徐悲鸿的改良是有现实意义的,而新世纪以后,学界又认为林风眠在对中国画之精神探索方面做到了中国文化精神的延续与丰富。

当代画家李可染、周思聪、田黎明等人也各自对中国画做出了属于自己的变革,如李可染本是学西画出身,受徐悲鸿之邀来北平艺专也是教授色彩学,当他拜在国画大师齐白石和黄宾虹门下,中国画和西画的碰撞已经开始,最终两种碰撞产生了火花。他将西画中的明暗处理方法引入中国画,将西画技法和谐地融化在深厚的传统笔墨和造型意象之中。周思聪也是如此,他原先跟随李可染先生学山水画,后转入蒋兆和先生学人物画,早期曾创作出《人民与总理》这样的现实主义杰作。后来受到日本丸木夫妇《原爆图》的影响,以西方现代派自由创造精神及平面构成、抽象造型的原理,创作了表现型水墨的转折性作品《矿工图》,该组画以分割的画面和重叠的形象渗出重压下支离破碎的灵魂,强化了侵略者欺凌下的中国矿工无尽的伤痛。

上世纪80年代后,周思聪的《高原风情画》组画、《荷之系列》等,吸收了西画及素描的体块结构、明暗光线,又大胆地运用了大面积的水墨晕染,把李可染山水画的层层叠加技法,运用到人物画的创作中,开创了一代中国画的新面貌,并当之无愧地成为新时代中国画优秀的人物画大师。还有现任中国艺术研究院中国画院院长的田黎明,以西方表现主义手法并融合印象派的光影,形成了画面空间深远清澈、人物明朗恬淡的新中国水墨画,确立了当代中国画旗帜性艺术家的地位。

综上可以看出,时代是不断进步的,要成为一名优秀的当代艺术家,就要有突破传统的勇气。如果有人非要将现在的优秀国画创作与传统的国画杰作相比,无疑是上演关公战秦琼的闹剧,因为现今生活状态和语境都已变化,审美标准也不尽相同。所以,比较不尽客观,也不可能有正确的结果。因为时代是向前发展的,传承的只有技术,一个时代杰出的艺术经典一定的不可被复制,也役必要被复制,就像宋的工笔花鸟画,元的文人画一样,只能存在于美术史,这么说,本文并非要全盘否认传承的重要,只是想说明艺术要传承能为我们所用的部分,而不是全部;而且这种学习不仅仅面向传统,而是面向一切艺术领域和生活领域,包括西画、版画、雕塑甚至建筑。其实,今天的优秀国画作品也可能就是以后的经典,就像现在国画界推崇的青藤和八大在当时也被归为异类一样。同样,以后审定的新中国美术史,当代中国画的变革是绕不过去的一篇,也必定是最精彩瑰丽的部分。徐悲鸿、林风眠、李可染、周思聪等人对中国画变革做的贡献肯定会重新定位,同样,田黎明,南海岩等人对中国画变革持续推进的贡献也是不容抹杀的。

至于南海岩的新水墨重彩写实人物画的艺术价值如何,需要以下几方面来判断。前苏联的车尔尼雷夫斯基说过“艺术是生活教科书。”我们就从重视艺术的教育作用和描写的真实性方面开始分析南海岩的作品。海岩的绘画在构思的严密和形象的生动方面非常突出,画面显得真实有力,很容易使观者亲临其境、感同身受。像他“百年中国画大展”代表作品《虔诚》中的老年藏妇,如此逼真,简直触摸可及。她悲苦期盼的神情中又含有一种忠诚信赖和坚忍不拔,这种精神更让观者震撼、感动和思素。

这个形象是概括了劳动人民精神美的杰作,代表了千千万万祖祖辈辈生活在青藏高原上藏族妇女的生存状态和内心追求。显然,这幅绘画的艺术价值是不可否认的。南海岩在绘画个性和真挚情感的表现方面也不容置疑,南海岩的画即使放在挂满画的大厅里也容易抓住你的视线。因为如雕塑石刻般突出的人物形象,厚重饱满的色彩,饱含感情的衣容笑貌,都散发出强烈的南海岩风格。而且南海岩创作中的'人物,全是根据生活中那些曾感动过他的、具体的模特原型描绘下来的,虽然经过一定的艺术加工,但也保证了人物形象的个性化,避免了公式化和雷同的毛病。可以说,不是南海岩赋予画面中藏族人物以灵魂,而是他们借助南海岩的画笔展示着他们的生命状态。南海岩在艺术形式和技巧方面也值得称道,在这个假画泛滥的时代,南海岩的假画是最不容易仿的,他高超的绘画技艺、独特的绘画技法,都让众多造假者难以复制。

当然,人无完人,画也没有无可挑剔的作品,要把一方面做到极致,就必须放下他与之相逆的一切。可能,南海岩绘画在艺术创造力和想象力的缺失也是不可避免的,但有了画家强烈情感严谨创作赋予艺术形象有力量,为了真实地再现藏族人民生存状态,这点缺憾是可理解的,其实中国画绘画形式本身没有太大意义,它的精彩程度必须依据于内容,而不是某一笔墨或一根线所能替代,托尔斯泰说过:“只有人们不再认为艺术的目的是‘美’时,他们才会了解艺术的意义。”艺术自诞生起,就服务于生活,脱离生活的艺术形式就不能长久生存。南海岩绘画就重在浓缩藏族生活的一瞬间,通过画面的真实性、生动性和故事性吸引观者,进而把画面中的情绪传递给观者。这一瞬间蕴含有南海岩10余年不间断的西藏写生积淀,也饱含着南海岩对西藏人民生活深深的关切,在绘画题材选择和生活描绘深度上都有着宝贵的社会价值。

目前国画界有一个不好的认识,仿佛传统精髓就是文人画,仿佛中国画核心就是笔墨,中国哲学就是“天人合一”。宋元文人画的兴起,给后世留下了一笔宝贵的财富,成为中国传统十大精深文化的重要构成,但绝不是唯一的中国画符号,否则千年中国画的传承该有多么单调和平淡。多重文明并存。才使这个世界显得丰富多彩千娇百媚。对于传统需要全面了解和学习,不能管中窥豹,不能孤单地、片面地看待传统,更不能以一种传统卫道者的姿态去排斥时代的创新,学习和继承传统只是为了更好地拓进和创新。作为新时代的中国画艺术家,要敢于从观念上、内容上、风格上、流派上、形式上、题材上出新,为了中国画的时代进步,为了使创作中国画的艺术家们始终有一颗自由的心灵,绘画界和理论都应以宽容接纳的态度来迎接创新力量,这也是中国画长久繁荣的必要条件。

中国画心得体会论文标题

中国画作为中国传统文化的重要组成部分,一直以来都承载着丰富的意象和寓意,拥有着悠久的历史和源远流长的文化积淀。作为一位中国画爱好者,我一直深深地被中国画所吸引,不断探索中国画的精髓和特点。

二、什么是中国画。

中国画是应用毛笔、水墨、宣纸等传统工具,以线条、韵律和意境来表现具有中国文化特色的绘画艺术。它是东方文化的瑰宝,具有高度的文化内涵、艺术价值和审美价值。

三、如何欣赏中国画。

要欣赏中国画,首先要了解中国画的因素。中国画的美主要体现在“神”、“境”、“趣”三个方面。其中,“神”指画家的思想灵感,是画家灵气地表达;“境”是画中所描绘的富有特色的景象;“趣”则是画中所体现的兴致和情趣。

在创作中国画的过程中,我感受到了很多自己不经意间的点滴与感悟。首先,中国画需要洗心静气,方可得其神;其次,要认真观察,细致入微地表现画面中的各个元素;最后,在画中注入自己的情感和内涵,方可营造出完美的画面氛围。

中国画,作为中国传统文化的重要组成部分,其独特的艺术风格和文化底蕴,一直深受人们的喜爱和推崇。但是,随着时代的变迁和社会的发展,中国画也面临着一些挑战和考验。未来的中国画应该秉持传统文化的特色和魅力,同时又要与时俱进,不断创新,才能在国际文化舞台上更好地展现中国文化的魅力。

六、结语。

通过对中国画的学习和欣赏,我不仅进一步了解了中国文化的瑰宝,而且从中领悟到了很多深刻的艺术和生活的道理。中国画成为我一直追求的艺术梦想和人生追求的坚定信仰。希望更多的人能够学习和欣赏中国画,传承中华民族优秀的传统文化,让中国画在时光的涤荡下,永放光彩。

中国画心得体会论文标题

中国画,是我国民族文化的瑰宝,其特有的意境和用笔技法已深深地影响了数千年的中华文化。对于一个普通人来说,要学好中国画,不仅需要勤奋的学习和不断的练习,还需要有一颗真正热爱画画的心。在我接触中国画的日子里,我有许多感悟和领悟。下面就让我把我的心得和大家分享一下。

一、认识和理解中国画。

对于中国画来说,重点不是描绘物象,而是表达思想和感情。画者从根本上说是要举净心、磨墨、研笔,汲取自然界和社会生活的各种元素,在人文、物质、艺术等层面上主观感受和尝试表达人物、景物、花卉等自然景象和情感体验。因此,要想真正理解中国画,就需要认识和理解中国文化的底蕴,去领会中国画所承载的文化意涵和审美趣味。

二、磨墨与研笔。

墨、纸、笔是中国画的三大件。磨墨和研笔是学习中国画的第一步。磨墨是要坚持练习一定的时间,学会选择好的墨块、石板和石磨。墨块要选质地细、油润而又不失浓稠的,磨的时候也要有耐心和恒心。研笔则是要在磨好的墨汁中“游、泅、潜、浮”,用多不用少、重点不重点的体现出画中元素。

三、用笔技法和语言表达。

中国画的用笔具有极强的表现力和韵味,体现了汉字文化的自然、潇洒和苍劲。具体来说,有“点、线、面”三个方面的技法,如画竹用的笔法,“按宽长写”、“倾斜花落”、“重点坚壮”等。用笔技法是汲取古人、现代大师和自己练习经验的总结,是一种练习和领悟的过程。同时,学习用笔技法还要注重语言表达,因为笔法只是表达手段,真正要表达出情感和意蕴还要用语言来“点睛”。

四、不断拓宽视野。

中国画的视野可以从多个方面拓宽:。

1、学习中国画的历史和流派,认识中国画的发展和演变。

2、多看各类艺术展览,如绘画、摄影、书法、雕塑等多种艺术形式,借鉴他们的表现手法和艺术思想。

3、近距离观察、体验自然景象,如亲眼看见一只蝉蜕变、漫步一座山岛、观赏夕阳、感受春夏秋冬的自然美景,从自然景象中体悟自然之美,激发创作灵感。

五、用心体验、打造艺术之旅。

中国画是一种艺术,需要用心去体会,打造一个属于自己的艺术之旅。作为一名学习者,需要摆脱功利心态,而是抱着纯粹的心态,去尝试和体验中国画。除此之外,我也在不停的挖掘自然景观、民俗文化、历史人文和优美诗词等等,以增进自己对于中国传统文化的了解和体验,从而使我对于中国画的了解也更深入更广泛了。

最后,学习中国画是一种自我修炼的过程。如果对于一个学生来说,认真对待和学习中国画、喜欢并且去表达自己的思想和审美、感性的诉求,这种过程也将是一种锤炼个性、完善人格、培养对美的敏感性和认知性的过程。所以,我一直都保持着对于中国画的热爱,不断的学习和实践,在探索中不停地进步和提高自己的作品。

中国画的艺术美教育论文

中国画一路走来获得了长足的发展,也带来了各种思潮和风格的碰撞、交融。处在这样的历史条件下,随着这样的时代风潮,我们“80后”该何去何从是一个值得思考的问题。这一批人处在中国画发展的特殊时期的特殊地带,是值得给予关注的一个群体。

由于“80后”大都接受过高等教育,所以高校中国画系的教育也就成了至关重要的一个环节,高等教育给了我们规范、模式、感受、基础等一系列的东西,但同时也留给我们许多值得深思的问题。在高考的美术专业考试中,考试的项目基本上只有素描、色彩、速写,而报考中国画的考生却并未被要求加试任何与中国画专业特色相关的科目,这似乎有些让人感到不解和尴尬,这无疑是忽略了中国画的独特性和复杂性所在。人们可以问:学好了西方绘画就一定能学好中国画吗?或许有些人说可以,这也在某种程度上显现出了这个时代里占有极大市场的对于中国画的审美取向和评判标准。另一个事实是,随着西方造型艺术影响的扩大,在现今的高校中国画系里普遍注重基础造型等等技法的训练,而此处的基础技法训练大都以西方绘画中的训练方法为主,对于传统中国画的技法、历史、文化修养却少有提及。

中国画处在一个不稳定不成熟的时期,教育体系自然而然地受其影响,但是正如每种艺术形式都有其特定的发生发展条件。传统的中国画一直都维护笔墨的尊严,坚守着似与不似之间的那块领地。而它就是凭借着它的“传统”特性,独树一帜,不成为其它艺术的附庸。当然,历史也是在不断进步中的,发展和创新是必然的。毋庸质疑,不充分地了解传统是不可能有创新的,即使你是一个“反传统”,如果不熟读传统,就是落入前人彀中,也浑然不觉。

而“80后”和中国画的现状一样,处于一个尴尬的境地,所以我们在学习和创作的过程中总有很多困惑和不安情绪,致使很多人困在其中无法抉择,这或多或少的影响了一些人的发展。但换个角度来看问题,在这样一种背景和前提下,恰恰是我们发挥自身创造力的时候,因为这个时期给予了我们极大的发挥空间,鼓励我们出新出奇。

值得强调的是,我们绝不可以忽略传统,几千年来中国画界的先辈们的技巧总结,是历史、体会,更是方法论,是中国画一路走来的风雨历程。不了解传统的人如何了解中国画的本质,不了解旧的人又何谈新,何谈创新呢?传统还警示我们:学画要先学会做人,其人品高,画品自然高洁。学画还要重视学识的.积累,文史哲兼修,深厚的学养必然会浸润他的画风。这是经验,是劝导,使我们不至于误入歧途。

现在社会上有些人视传统为大敌,深怕掉进传统的泥潭无法出来,所以在还没完全走进去时就急着出来,这造成了一种普遍浮躁的恶性循环,使得很多的人已经不愿意,甚至不敢走进传统,而急功近利、哗众取宠的却比比皆是。这不禁让我们觉得,与其养成这样的陋习,还不如“归去”。从传统中打出来无疑是非常困难的,但不沉入传统却无创造可言。虽然这条路充满荆棘,、需要我们具有超乎常人的执着和努力,要有丰厚的学养和无数的创作实践的积累,当然还要有足够的聪明和才智。

“80后”的进退既关乎到中国画艺术在转型期的进展,也关系到我们自身的艺术之路,当然这条路需要我们自己去走,在这条大道上各显神通,而我们在当代中国画的情境下,如何认清自我,找到适合自己的位置和自己将要为之奋斗一生的道路是一个很深刻也是至关重要的课题。

中国画色彩的语言分析论文

远在陶器时期,色彩就应经出现了。春秋战国时期的帛画等早就已经出现在了人们的生活中。随着人们情感的表达、审美的需要,色彩的表现更加的自由,思想空间越来越大,情感越来越丰富,色彩也成为了人们沟通、表达情感的重要方式之一。中国画中的色彩起着非常重要的作用,唐代时期的色彩最为丰富、富贵。色彩总能够把作品表达得完整,受着社会的影响,色彩的语言在不管的变化更新。中国画的水墨独特的变化可以表现色彩的变化,元代时期文人画是为主流,并影响到了元明清时期的艺术画坛。现代中国画的色彩仍然是西方绘画达不到的韵味。在远古时期的绘画叫做“丹青”,从字面意义上来看中国绘画是非常重视色彩的。明代的文征明说过:“余闻上古之画,全尚设色,墨法次之,故多青绿;中古始变为浅绛,水墨杂出。”

这些话也反映出了中国画色彩的演变。在汉代以前到汉代,五种颜色是以青、赤、白、黑、黄为主的。“五色”说也是中国文化中的“五行”说的一部分。到了春秋时期已经完全钟情于这些颜色,殷墟的甲骨文中还有记载。在魏晋时期,社会的动荡艺术思想的活跃,中国画史上第一批画家,绘画理论也在这一时期问世,从传世作品中可以看出色彩艳丽厚重、清秀细腻。随着谢赫六法的“随类赋彩”,总炳的“澄怀观道”的提倡色彩也在“以色貌色”。在佛教美术上与西域色彩观融合,在一定程度上改变了汉代时期的以红黑色彩的局面,多以石青、石绿、蓝、绿等为主调,色调明亮具有韵律感。隋唐时期的绘画被矿物质的颜料广泛使用,无论是卷轴画还是壁画,唐代的绘画色彩都达到了全新的高度。从历代名作中看出绘画用色大多都是用石绿、赭石、朱砂等纯色,画面端庄稳重、色彩鲜明。元明清时期的文人画重水墨,以书写抒发内心的情感。

到了新中国成立以后,随着西方艺术的进入,中国画色彩发展了巨大的转变,以徐悲鸿、林风眠为主要的画家例子,他们的绘画中融入了西方的绘画技法在笔墨中。形成了新特色的中国画,展现了中国的新面貌。“徐悲鸿在《中国画改良论》中说:‘中国画学之颓败,至今日已极矣……夫何故而使画学如此其颓坏耶,曰惟守旧.日惟失其学术独立之地位。占法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之’。”他的绘画融入了西方的绘画,也肯定了“师造化”的传统理论,反对古板、守旧、没有创新的艺术,他的绘画艺术对中国画的发展做出了很大的贡献。

“‘画绩之事,杂五色。东方谓之青;南方谓之赤;西方之白;北方谓之黑;天谓之玄;地谓之黄。青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之脯,黑与青谓之献,五彩备谓之绣。上以黄,其象方……五色之变以章谓之巧。凡画绩之事,后素功”——林木《笔旦论》3“《考工记》云:“青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相也。”“青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之脯,黑与青谓之献,五彩备谓之绣。”是为色之配比华饰。此二者,亦为吾国绘画用色之要旨,非止于“随类赋彩”之说也。”

“《周礼 考工记》定东、南、西、北、天、地之色为青、赤、白、黑、玄、黄,这是史料记载最早的色彩分类。在中国传统文化中,阴阳五行学说浆万物的起源、构成归纳为五类元素构成的模式,五行、五色、五德、五味、五声、五脏、五则、无神的说法,到春秋时期已经流传开来,万物尽纳其中,由此及彼,无所不包,自圆其说。之后《吕氏春秋》又把五色羽五行相对应排列,涂色尚黄、木色上青、金色尚白、火色尚赤、水色尚黑。”5原始的色彩观从具象脱离出来,色彩就有了象征性与概括性。

中国画色彩的理论早在六朝时期就有了争论,顾恺之和总炳等人,南齐的谢赫在论画中就提出了“六法”。随类赋彩,短短几个字就涵盖了很多内容。随类就是跟随不同的物象,赋彩是施与颜色。

魏晋时期的绘画有了文人的参与,到了北宋时期苏轼提出了“士人画”。逸就是元代文人画的特点,也反映出了文人的悲凉苦闷等精神状态,元代文人画以山水为主,在这一时期山水画的发展飞快,色彩主要以水墨为主。王世贞所说“山水至大小李一变也,荆、关、董、巨又一变也,李成、范宽又一变也,刘、李、马、夏又一变也,大痴、黄鹤又一变也。”6元代时期也有从事色彩设色为主要创作的画家,但是占不了主导地位,所以那一时期的文人画以“以色为俗”,色彩逐渐淡出。明清时期也继承了元代的文化画传统,文人画之所以中水墨“以墨为雅”,是因为文人画重书写、重尚意。书写把心灵、人生都传达出来。

20世纪时期随着社会的发展,中西方文化的交流,中国画融入了西方的文化、绘画技法,绘画也不再是文人雅士、上层阶级人士的把玩物品,成为了服务于大众的艺术,但是文人画的笔墨韵味很难与融入与大众文化,所以中国画寻求创新改变了新的语言和形式,也是色彩的重要的追求内容,文人画在这一时期推出了历史的舞台。色彩在改革开放的形式下融入了西方的印象派、抽象派等,也加入了西方色彩对光影、物象的写实、立体的追求。到了20世纪后期,中国画的`发展进入了平稳时期,新的一轮争议出现,以齐白石、吴昌硕、黄宾虹为主要代表的人物展开了“笔墨当新时代”的争论,成为了新的焦点。“新文人画”就出现了。在技法上借助了西方的艺术观念,为中国画的色彩探索作出了贡献。

中国画的色彩在不同时期不同阶段有着不同的追求和创造,都丰富了中国画色彩的内容,依然是西方绘画达不到的色彩笔墨韵味,具有中国民族特有的艺术。

色彩虽然具有装饰性丰富画面的效果让画面更充实、具有情趣,但是它还具有内心世界的表达,精神与情感的体现。在中国画工笔画中,色彩的运用是可以掩盖笔墨与线条的不足,让画面更加丰富有画面感,在表达画家的色彩情感时也能体现出画家的德艺双馨的修养。一幅优秀的作品无时无刻的在影响着我们的内心,让人的思想随着画面展开联想、幻想、畅想,传达的意境满足于人们的欣赏心理。

色彩的艺术价值还表现假如一幅画色彩的不同运用,就会给欣赏者造成不同的心理感受,这就是画家的色彩情感传达。色彩的抽象性通过对色彩的加工组织来表现画家的生活感受、情感状态,所以色彩就不简简单单只是色彩。画家通过色彩的搭配表达其内心的情感,比如红色调有热烈的效果,蓝色的调子有淡雅的安静,所以说色彩是最具有表现人内心和情绪有力的语言。

色彩的表现有写实性的色彩与表现性的色彩,写实性的色彩是真实的表现物象,客观的描绘物象的色彩关系,表现性的色彩就是画家的情感抒发,康定斯基曾说:“艺术属于精神领域,色彩可以通过视觉作用于观众的心理。”由于不同时代在社会制度、意识形态、生活方式等方面的不同,人们的审美意识和审美感受也不同。古典时代认为不和谐的配色在现代却被认为是新颖的美的配色。

中国画的艺术美教育论文

内容摘要:艺术的情怀和哲学智慧的结合,成就了中国画的精神。在纷繁复杂的现代,我们追寻探索中国古代哲学的精神,从“和”“道”虚实变化、淡泊致远中,探求中国艺术中反映民族与文化精髓的艺术表现语言。

关键词:中国哲学和道笔墨意象虚实。

艺术的使命就在于为一个民族的精神找到适合的艺术表现。而人的心灵意志和高远旨趣,乃至一个民族的精神,都要表现在人类的社会活动中,不可避免地与社会生活和社会文化有千丝万缕的联系。中国古代的社会文化与教育以诗书礼乐作为根基,“兴于诗,立于礼,成于乐”,从最低层的物质器皿,穿过礼乐生活,直达天地境界,是一片浑然天成的大和谐。古典和谐美作为古代艺术的理想,它追求的是心灵的自由流动,把自然作为最高的精神田园,从主观与客观、理想与现实、情感与理智、时间与空间,将心中的意向等处理和组织为一个平衡、和谐、有序的统一体。我们常常可以看到古代许多的杰作都是山水花鸟、树木青竹,山涧溪畔往往能见一人或两人,或对饮成趣,或静坐沉浸在天地的美妙之中,从中领会超越自然与人生的妙道,无不体现了“和”之“道”。

何谓“和”?中国哲学“以和为贵”,认为“和”是世界万物最本真、最具创生性的状态。和即是谐和、统一,是艺术最基本的性格。一切矛盾得到调和的世界才是最高的美,一切艺术作品,也正是世界调和的反复。所以才有庄子以和注释德,即是指人的本质就是和,正所谓“德者成和之修也”。人和上升为天和,庄子是以天和为道,和就是天的本质,只有和才能生道,才能生万物,“生生不已”;但它不同于“同”。“同”是缺乏生命力的,它意味着单调一律;而“和”是能化异为同,化矛盾为统一,却又允许异物的存在,逍遥出尘世,驰骋于艺术的大美世界中。在此状态中,精神是大超脱、大自由,“乘云气,御飞龙,而游乎四海之外,其神凝,是物不疵疠而年谷熟。”

“和”的思想渗透在中国画艺术中,使得中国画艺术在笔墨表现上讲“两和”。一是笔墨技巧之和。在用笔与用墨上讲求相反相成之理,卫夫人在《笔阵图》中形象地比喻道:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉,多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。”可谓用笔单有力不够,还应刚中带柔;而墨法之妙又全在笔出,清代画家方薰说道:“墨法,浓淡精神,变化飞动而已。用墨,浓不可痴钝,淡不可模糊,湿不可混浊,燥不可涩滞。”笔、墨依照一定程式在纸、绢、壁上作画时产生的点、线、面、团、叠加、渗透、摩擦、转折,行笔徐疾、轻重、粗细,用墨运水多少所产生的光涩、枯润、曲直、方圆、厚薄,齐乱种种效果,这些效果引出的刚柔、道媚、老嫩、苍秀、生熟、巧拙、雅俗种种感受,以及技巧上的虚与实、巧与拙、繁与简、疏与密等矛盾双方达到了和谐统一,对立的概念成为相反相成的统一体,合乎天之造物,自无轻佻浑浊之病;另一是讲求笔墨精神之和。画由心生,笔为骨,墨为魂,“笔墨相为表里,笔为墨之经,墨为笔之纬,经纬联络,则皮燥肉温,筋骨健,而笔之四势矣。”中国绘画认为笔墨二者要互生、互动,和谐统一,才能“画以笔取气,以墨取韵”,这样才能达到如王维所言:“肇自然之性,成造化之功。或咫尺之图,写百千里之景。东南西北,宛而目前;春夏秋冬,生于笔下。”

“和”的另一个方面,就是意象之和。中国画最大的特征就是以有限的笔墨空间表达无限的“意”,无限的“象”。中国画的意境是什么?翟墨在他的《审美意境的构成》中这样说道:“意境,也可称为有情之境,因为它是由审美主体和客体各种矛盾的复杂关系所构成,它属于比形象更为丰富的美学范畴。画家按照自己的理想将生活中的实景用美的形式在作品中表达出来,形成一种能够引起共鸣的艺术境界。”这种意境,文学上是所谓的“言外之意”,而绘画中往往是“象外之境”,虚实相间,重在自身的体会与研修,强调内心的主观情思与自然物象的交融、浑化。它所呈现出的独特的空间包容了人类心灵与自然宇宙最深处的生命境象。

意境的创造最重要的是画家必须有一颗能体悟宇宙本原的诗心。现实世界中的人物鸣禽、虫鱼走兽、山川草木、江海湖泊、流云烟霞等自然物象为我们提供了一个蓬勃无尽的创作源泉。

中国哲学重视自然,对宇宙人生之道的把握,实际上是凭一种浸透着主体生命意识的诗性直觉。中国古代的哲学家,大都带有浓厚的诗人、艺术家素质,而中国诗人的灵性从来就蕴含着一种悠悠的形上情怀。中国哲学是诗性的,中国艺术是高妙的。在世人看来,国画作品所表现的是一种飘飘欲仙的理想王国与人类的不受世俗污染的真性情,仿佛是艺术家追求的一种出世情怀。作为中国哲学而言,它本身很难界定,既是现世的,又是出世的,它关心的是“不离日用常行内,直到天地未画前”。这是透着理想主义情怀的追求,体现在哲学家和艺术家心中,便成为对人生理想不断的追求,正是所谓的“内圣外王”,不断地操练自己,生活在哲学体验中,超越自私与自我中心,以求天地合一。这种操练一旦停止,自我就会抬头,内心的宇宙意识就会丧失,所以,为了达到圣人的理想,他们是永远不会懈怠的。

这种情怀自然体现在画家的笔墨之中,形成了其独特的表达方式,即富于暗示但却不是一泄无余。这也是中国绘画所追求的艺术目标。暗示的语言是如此的不明晰,但是所蕴含的几乎是无限的。在《庄子》的《外物》篇中这样说道:“荃者所以在鱼,得鱼而忘荃;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。”按照道家的思想,道不可道,只能暗示。笔墨的作用,好比语言,不在于它的.固定形态或是含义,而在于它的暗示,引发人们去悟道,引发人们去分享个人的所得,个人对待整个世界大美的态度。局限笔墨的所谓线条技法、浓淡干湿,其实都应该在完成它们的暗示作用后忘记,不要让人被并非必要的形式语言所拖累。近些年来,对笔墨的争论喧闹如此,其实不过是闹剧一场,我们所关心的不是笔墨本身的状态,而是讨论其真正的内心世界,外部状态不过是内心宇宙的反映。虚与实就是一个宇宙观的问题。

中国传统哲学理论认为:“宇宙空间是个太虚之境。太虚凝而成气,气聚而成物,物散而为气,气复散而为太虚。自然宇宙是气与太虚的统一,即物与空间的统一。”我们知道虚与实也是中国古代艺术美学中常用的一个概念:有形与无形,主观与客观,直接与间接,有限与无限,思想与意象等等,共同构成了中国传统的审美观。我们读古诗词,比如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,或是“日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼”,体会到的往往是言外之境,弦外之音,让人如入一个具有意中之境,“飞动之趣”的艺术空间。画诗同理,所谓境生于象外,艺术意境具有“象”与“境”两个不同层次,由实入虚、由虚悟实,虚实相对,有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;客观为实,主观为虚;具体为实,隐者为虚;有行为实,徒言为虚;当前为实,未来是虚;已知为实,未知为虚等等。直觉中看不见摸不着,却又能从画墨与空白中体味出那些虚像和空灵的境界,点点墨迹,和那画家苦心经营的看似不经意的空白,淡淡的几缕云烟,疏疏的几尾秋苇,或为江湖,或为深水,天地一体,渐入渐出,空灵之气跃然纸上。这正是“天地之间,其犹橐乎!虚而不屈,动则愈出。”“橐”即风箱,天地犹如一个巨大的风箱,充满了“气”,能使万物流动,生命不竭。车轮中心孔是空,车轮方能转动;杯子中间空,方能盛物;“气”是表现物体以外的“虚”,没有“气”,作品就没有生命。在中国画的意象结构中,没有虚空、空白,其意境就难以体现。中国画以线造型,取的就是线与线之间空白的含与意味,线为实,其为虚,体为空,其为实。正如宗白华先生所说:“中国画重视空白。如马远就因常常只画一个角落而得名‘马一角’,剩下的空白并不填实,是海,是天空,却并不感到空。空白处更有意味。”可谓实得“逼真而神境生”、虚得“空灵皆成妙境”的宇宙生命的空间。

如此“妙境”与“空灵”,追根溯源可以称之为“道”。

在中国古代哲学中,道被视为生命最终极的本源,它也是中国古典美学观念的原型。老子说:“有物混成,先天地生。”“道”是天地产生之先的原始混沌,它是万物形成之母,无从命名,我们称“道”为“道”时,这个名字只是一个指称,正所谓“自古及今,其名不去,以阅众甫”。老子的这一倾向,他所讲的“气”与“象”之间才能产生紧密关系。审美是对有限的“象”的观照,进而实现对“道”的观照。庄子说的“心斋”“坐忘”,都说明先要做到“澄怀”才能“味象”。“澄怀”就是“坐忘”,只有如此,我们才可能会有虚静空明之心境,才能实现对宇宙本体和生命的审美观照,即对道的观照。画家往往很注重自身的“虚静”之天性,很似孔子所谓的“乃凝于神”,因为“凝于神”,他所创造的作品,就不在外而在于他的精神之内,此时再“加手”去创造,不是以主观去追求客观的形态,而是以自己的手、自己的笔墨实现自己精神中的形与意,这样才能毫不歪曲地进入虚静之心的“表象”,主客观合一的创造也就无怪乎可以“惊扰鬼神”了。宋代郭熙将画家这样一个审美的胸怀称之为“林泉之心”,所谓“胸中宽快,意思悦适”正是此意。唐代美学家提出“境生于象外”,进一步地道出了“境”作为审美客体,比“象”更能体“道”。意象必须表现宇宙的本体和生命,作品才有生命力;南齐谢赫提出“气韵生动”的命题,就是这一思想的概括,它成为几千年来中国画的最高美学法则。

当一切喧嚣归于沉静,自然之心则归于淡泊。老庄皆以自然为道的特质,以为自然脱俗方能悟道。道是平淡天真的,只有去除一整套繁缛因明,才能外静内净,方能直指人心。万物以自然为性,至丽之极,而反若平淡;琢磨之极,而更似天然。正因为如此,虽然艺术必然要求变化,虽然凡是生命的东西必然有自然变化,但是没有淡泊的心灵,就无法窥视到对象的精神,画的再是尽诙诡怪异之变,也是死物而已。苏东坡所以知画,所以能创作有飞扬生命力的作品,就是因为他懂得保持一颗淡泊的心灵,“予尝论书,以谓钟王之迹,萧散简远,妙在笔画之外……独韦应物、柳宗元,发纤为简古,寄至味于淡泊,非余子所及也”,所以体悟“何如此两幅,疏淡含精匀”,这成为中国画基本性格的归结。

王国维在分析古典艺术成就时说:“最粹之文学,若自其思想言之,则又是纯粹之哲学也”,唯以其纯粹,故哲学与艺术通而为一,纯粹乃指哲学与美术为天下“最神圣、最尊贵而无与于当世之用者”。因为“哲学与美术之所志者,真理也。真理者,天下万世之真理,故不能尽与一时一国之利益合,且有时不能相容,此即其神圣之所存也。”“若夫忘哲学美术之神圣,而以为道德之手段者,正使其著作无价值者也。”中国哲学的终极关怀是做人,认为人类本真生命不应该受到外界的干扰和扭曲,突破世俗的利益去追求人生的价值,回归生命的本然;可见,中国古代哲学精神是以道德为精神,以内在真实为鹄,寻找生命的真实就必然要回归本来的心灵。这样的哲学价值一旦被艺术化,被艺术所吸收,艺术也就不仅仅是现实之外所构成的幻象,而是深化展开为生命构成中不可或缺的因素。

参考文献:

[1]冯友兰.中国哲学简史.新世界出版社.。

[2]张世英.程朱陆王之学与西方近现代哲学.文史哲.1992年第5期。

[3]徐复观.中国艺术精神.华东师范大学出版社.。

[4]宗白华.艺境.北京大学出版社.。

[5]云雪梅.黄宾虹画论.河南人民出版社.1999。

[6]老子.老子.北京燕山出版社.1995。

[7]俞建华.中国古代画论类编.人民美术出版社.1998。

[8]何智明.唐五代画论.湖南美术出版社.

中国画创作与构图心得体会

中国画作为我国独有的绘画形式,源远流长,博大精深。作为一名热爱中国画的艺术爱好者,多年来的实践经验让我不断探索创作方法和构图技巧。下面我将结合自己的体会,分享一些关于中国画创作和构图的心得体会。

首先,在中国画创作过程中,准备工作是非常重要的。首先要选择合适的画材和纸张。中国画的纸张一般采用宣纸,因其质地轻薄,透气性好,能更好地控制墨迹。而画材方面,传统的中国画常用的颜料有墨、水粉、彩墨。我们要根据自己的创作需求选择合适的画材和纸张。

其次,在创作过程中,创造出一个合理的构图是十分重要的。构图是指将画面所形成的图形、色彩、线条等元素有机结合、平衡和布局在画面上的过程。通过构图的合理安排,我们可以达到画面整体的效果、视觉冲击力和色彩层次感。在构图中,我们需要注重画面结构的对称与平衡。通过对主体和背景的组合和配置,给人以美感和协调感。

第三,我认为构图的第三个关键要素是透视。透视是指给画面增加深度的一种手法。通过透视,我们可以使画面更加有立体感,给人一种面前有物,远处也有物的错觉。透视可以分为线性透视和通向透视。线性透视是通过将画面上的直线向一个或多个观察点延伸,从而造成与观察者的相互位置关系来达到远近关系的一种透视法。通向透视是一种通过色彩、阴影和明暗的刻画来表现画面深度和距离的一种透视法。

第四,中国画创作中,还需要注意运用构图的平衡性。平衡是指画面上各个元素的重、轻、远、近、高、低等关系相对而言的均衡。而画面的平衡则不是绝对的对称,而是相对的平衡感。画面的平衡可以通过形状、大小、位置和色彩的搭配以及元素之间的比例关系来实现。在平衡的构图中,我们要注重整体与局部的关系,注意画面上各个元素之间的相互作用和调和。

最后,我认为在中国画创作中,还需要注重构图的简洁性。简洁是指画面上元素的简明扼要。中国画以墨线见长,追求的是简洁、写意、含蓄的表达方式。在构图中,我们要慎重选择要表达的内容和元素,去除繁杂的部分,使画面更加简洁明了。简洁的构图能够更好地吸引观者的注意力,给予观者更多的艺术空间,引导观者形成自己的审美感受。

综上所述,中国画创作与构图心得体会是多方面的。在准备工作、构图和创作过程中,我们需要不断学习、摸索和实践。只有通过不断反思和实践,我们才能不断提高自己的创作水平和构图技巧。作为中国画爱好者,我们应该传承和发扬中国画的传统,不断挖掘出新的艺术方式和构图手法,使我们的创作更加有创意和独特。

中国画构图在陶瓷绘画中的运用

中国画历史悠久且经常会给人一种高雅的艺术享受。中国画特有的艺术特点经常被应用到各种绘画中,尤为突出且表现出色的是在陶瓷绘画中的大量应用。该应用始于唐代,明清时期达到鼎盛。中国画的构图被应用到陶瓷中,两者是相互渗透的关系,但是中国画的构图特点为陶瓷绘画的成功奠定了深厚的基础,同时也产生了极大的影响力。中国画的整体画风、意境以及气韵上的体现都给陶瓷画塑造了独有的画风,也为陶瓷绘画增添了前所未有的艺术美感。本文对中国画的构图在陶瓷绘画中的运用进行了简要的分析,希望对有关艺术工作的开展提供一定的借鉴启示。

中国画 构图 陶瓷绘画 运用

作为中国传统艺术表现形式且具有一定影响力的中国画和陶瓷画,不仅在一定程度上完美的体现了我国独有的高雅的艺术内涵,同样给我们传统文化上增添了一道亮丽的风景线。中国画的画风主要以实景为取材进行作画,画风淳朴且融合了真实的情感,完美的将艺术来源于生活且高于生活的这句真理上升到了一定的程度。陶瓷绘画同样也是集合了我国传统的画风和取材优势。因此,如果将这两者绘画进行结合,不仅中国画的构图在一定程度上可以使陶瓷画的整体艺术更具感染力,同时也可以将两种画风的优点进行完美的结合,使艺术上升更高的层次。

古代的顾恺之最先提出用排兵布阵的方式进行画面的布置设计,其次出现了南朝的陈赫六法之一的《古画品录》,其中主要的布阵位置以经营为主,唐张彦远在《论画》中的“至于经营位置,则画之总要。”早在南朝时期就有文人利用透视原理进行中国画的构图,就是将远处的比较庞大的景色作于3寸薄纸之上,主要就是为了透视近大远小的悬殊差别,让人们的视觉感受更加真实和舒服。

中国画的构图强调的是随意取舍,主观布局性较大。不受条条框框的束缚,对于作者的发挥是非常灵活的。中国画在构图上还比较讲究墨色层次感的区分。中国画主要是靠笔墨来完成整部作品的创作的,由此可见墨色的层次感是中国画重要的表现特点。古代就有人用形象的语言表达过中国画疏密的作画特点,“疏处不可见空虚,还要有景。密处还得有立锥之地,切不可使人感到窒息。”这就充分体现了中国画的虚实和黑白疏密的特有表现特点。从上述特点可以看出,中国画主要欣赏抽象事物,并在抽象事物中寻找美感进行作画的习惯,综上所述,中国画的构图特点讲究的是随意中透漏着抽象的美,主要的追求是艺术家个人情感的发挥,追求的是个人的情感表现。

陶瓷画大规模出现在唐代时期,主要以陶瓷高温褐绿彩绘画而享誉海内外。当时的陶瓷画特点主要以窑工随意所欲所做,模仿痕迹较少,但是陶瓷画与中国画是很相似的',用的绘画工具都是毛笔,且陶瓷画中很大一部分作品中国画特点见多。且陶瓷画的构图特点很多时候和中国画的构图特点相似都是以疏密布局,随意性作画的特点都有中国画构图的痕迹,但是在唐代时期陶瓷画利用中国画构图的特点进行作为还处于萌芽时期,真正发展的时期是在宋金时期以后,该时期的陶瓷画主要以白地黑彩瓷的作品为主,以釉下黑料在白色质地的坯胎上创作,这种陶瓷画与中国水墨画极其相似,从构图上来看,也与中国画的水墨画没有什么差别。

元代时期,随着西方文化的融入使得中国画达到了中国画构图特点在陶瓷画中的运用达到空有弱化时期,主要以中东伊斯兰风情为主要作画表现。明代时,景德镇的陶瓷盛极一时,青花瓷已成长国传统文化艺术素养,在传统诗、书、画方面有着深厚的底蕴和功底,其构图绝大多数运用中国画式构图,对于陶瓷艺术家的影响力也是盛极一时的。在当下,随着陶瓷艺术品的收藏价值的提升,收藏家对于陶瓷绘画的作品更加的钟爱,这在一定程度上促使中国式构图在陶瓷绘画中的运用更为的风行。

随着国际化进程的加快和加深,中国画、陶瓷画等在对西方文化的运用及画技的融入也开始逐渐的增多。尤其随着改革开放的到来,国际化的文化交流也开始逐渐的加强,这给我国陶瓷画的画风拓展方面也带来了极大的改变。相继出现了油画、水彩画、水粉画等等多种多样的绘画形式。虽然这些画的出现给陶瓷画的发展带来了一定的阻碍,但是陶瓷画的主导地位还不可动摇。中国画构图能在陶瓷绘画中的广泛应用,主要是同属于中国的文化有很多的共性和相似性。

中国画的构图经过古代画师的研究已经成为了固定的构图体系,在中国的文化地位也是非常重要的。当地中国画构图在陶瓷画中的运用最为主流的代表就只以“珠山八友”为代表的,占据着陶瓷绘画中的首要地位。改革开放后,陶瓷绘画无论是创作手法和类型上都是相当的丰富,西方绘画形式的出现对中国画形成了一定的威胁和挑战,但是中国几千年的中国画本身所固有的艺术特点仍然占据着较为明显的优势地位。究其原因,主要是我们的传统文化精髓源远流长,生命力比较强大。另一方面我们老一辈的艺术家在画坛的地位一直处于领军地位,他们对于中国传统文化的热爱,本身具有的传统文化素养和功底一直引领着当代青年陶瓷艺术家。直至今天,陶瓷画无论是在欣赏角度还是收藏角度都是有很大的优势。

综上所述,中国画构图在陶瓷画中的运用源远流长,中国画构图无论是对陶瓷画地位的提升还是绘画形式及其发展而言都起着非常重要的作用。但是我们不应该只停留于此成绩。我们应该审视当下时代的绘画发展速度,在充分了解和领悟中国画构图法则下与时俱进,这就要求绘画者在不断提升自身绘画功底的基础上,不断的学习和研究并引进外国的比较成功的绘画表现形式和手法,并能成功的应用到中国陶瓷绘画中,从而使陶瓷艺术的发展能够与当下的经济和文化进行紧密的结合。只有这样才能更好的使中国画构图向更远的方向发展和迈进。才会使陶瓷画的地位更加的稳固,也才会使陶瓷绘画在传统表现形式的基础上更具现代艺术的审美感觉。

中国画的艺术特色分析论文

玄学清谈的风气和由此而产生的自由开放的思潮严重阻碍了教育事业的发展,加之战乱的破坏,使官学教育举步维艰,甚至呈倒退趋势,与之相反的私学教育得到了长足的发展。同时,由于儒学淡化、社会动荡等诸多因素的影响,魏晋南北朝妇女的社会地位有了相应的提高,越来越多的妇女享有在家族中接受文化教育的机会,当她们学有所成后,承担起教育的传授者。

魏晋南北朝时期,士家大族为了保持他们在政治、文化上的特权,非常重视家庭教育,这时候羁绊妇女的传统礼教日趋淡化,一些妇女有幸成为教育对象,从学求知成为当时许多妇女的自觉意识,打破了“女子无才便是德”的教条。魏文帝曹丕之妻甄氏,“年九岁,喜书,视字辄识,数用诸兄笔砚。兄谓后曰:‘汝当习女工。用书为学,当作女博士耶?’后答言:‘闻古者贤女,未有不学前世成败,以为己诫。不知书,何由知之?’”在《世说新语》中就不乏有才女的记载,尤其谢道韫出类拔萃。《言语》云:“谢太傅(安)寒雪日内集,与儿女议论文义。俄而雪骤,公欣然曰:‘白雪纷纷何所似?’兄子胡儿曰:‘撒盐空中差可拟。’兄女曰:‘未若柳絮因风起。’公大笑乐,即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。”此则显示了谢道韫的文采雅致和深厚的文学功底,而谢安家族讨论文义,并不排斥女孩,说明当时在家族教育中妇女既享有和男子一样受教育的权利同时又拥有平等的发言权。这种现象在以往的朝代中是不曾出现的。当时对谢道韫有“林下风气”的评价,说明她在精神气质上有玄学清谈的风度,她为小叔王献之解围,就是其清谈辩论的例证。

这一时期的才女在文学,书法,歌舞,音乐等方面十分活跃,成为当时著名的文学家和艺术家,为我国古代文学艺术的发展做出了突出的贡献。特别是在文学方面尤为突出,从魏晋时期的建安文学到南北朝时期“永明体”的产生,各个时期都有杰出人物的产生,建安时著名女诗人蔡文姬作有《悲愤诗》、《胡笳十八拍》,抒发了自己的怨恨和不满。她还“工篆擅隶”,精通音乐。西晋的左思,为左芬之妹,年少好学,工于文辞,作《离思赋》,“后为贵嫔,姿陋无宠,以才德见礼。言及文义,辞对清华,左右侍听,莫不成美。”故她的“答兄思诗、书及杂赋、颂数十篇,并行于世。”南朝宋齐时的鲍昭鲍令晖兄妹称为宋齐诗坛的双璧,他们兄妹二人在诗文上互有影响,《诗品》卷下《齐鲍令晖齐韩兰英》说到:“昭常答孝武云:臣妹才自亚于左芬,臣才不及太冲尔。”从这两对兄妹就更可知魏晋南北朝时期,男女正有同等的读书与求知的权利或机会。

浅论中国画艺术的虚与实论文

虚与实的结合是传统的中国画的艺术,以虚与实的矛盾实现艺术表现上的统一,而且虚实结合更是古典美的传递,利用中国画的虚隐含艺术的实,详细内容请看下文。

中国画艺术讲究的是以实际广阔的空间为题材,映射到有限的空间内,以虚表现实,对中国画的虚与实的境界进行欣赏,了解中国画艺术中如何表现虚与实的境界。例如北宋范宽的《雪景寒林图》,此图给人的第一感觉即是“如此磅礴的气势”和“如此深远的境界”,作者用浓重的笔墨对雪后的山川、树林、流水进行描绘,虚实的层次非常分明,创造了无限想象的空间美,顿时让人感受到宽阔视觉感受和心灵上的感叹,近处的实景实到让人觉得身临其境,远处的虚景,让人忍不住想要去靠近,传神的美感接踵而来,尤其是山顶处的空白,既强调了山顶的雪,又暗示了山之高可以与天空相连接,远处的流水自上而下,穿过山林,流过树林,环绕到板桥间,动态的美感无处不在;例如南宋马远的《寒江独钓图》,中国艺术虚与实的典型代表,骨感的线条只是描绘出一位身披蓑笠的老人在扁舟上垂钓,船旁勾勒几丝水纹,画面的事物极其的少,但是其传递的意境是耐人寻味的,画面的空白更是展现了江面的壮阔和浩瀚,表现了江面上的寒冷,更是体现出了老者的孤独寂寞,不禁引人深思,一个老者为何如此孤独?可试想一下,如果作者当事将此画的背景如实描绘,则不能展示这幅画浓郁的情感以及“象画横生”的精神,有异曲同工之妙的还有作者的《秋江渔隐图》,描绘的同样是一位老者,安静的坐在芦苇丛中的船上酣睡,怀中紧紧抱着船桨,身体自然倾斜伏在船头,作者将老者的眉发、胡须之间处理的非常实,而脸颊、眉宇、眼窝、鼻尖等大的轮廓处则采用的是渲染的虚画,如此巧妙的虚实结合,不仅可以表现出极度不一样的空间感,更重要的是增加画境界上的美观,作者对画中老者神态虚与实的处理,让人感受老者安详的睡态以及静谧的环境,可以想象瑟瑟的秋风吹过,水面泛起粼粼的波光,在摇摇摆摆的芦苇丛中,一位老人在酣睡中感受秋意的袭来。

中国画与诗的交融论文

摘要:储望华先生改编的钢琴曲《二泉映月》把钢琴和二胡两种截然不同的乐器所表现的音乐完美的结合在一起,真正意义上实现了中西方音乐的碰撞和交融,使它的艺术定位达到空前的高度。研究和发展民族器乐与钢琴以及世界音乐的结合对创造我国的新音乐具有深远的意义。

关键词:碰撞;交融;《二泉映月》;艺术定位。

自幼习琴,一路沿着拜尔、巴赫、车尔尼……走过来,听的、唱的、弹的、想的全是欧洲大师们的音乐,已经习惯用欧洲音乐审美标准去衡量音乐水平的高低,曾经一度小瞧过自己本民族的器乐作品,也包括中国钢琴作品。随着高等师范钢琴教学的不断深入,使用中国钢琴曲的机率大幅度增加,在接触了大量优秀中国钢琴作品的同时也使自己对其渐渐有了一些新的感悟。近几年,在“欧洲音乐中心”、“后殖民文化现象”的批评声中,高师教育工作者开始思考中国钢琴教学的发展方向和高师钢琴的出路。

在我所学习和弹奏过的中国钢琴作品里,也不乏有让人回味、印象深刻之作,储望华先生改编的《二泉映月》,便是其中之一。乐曲所具备鲜明的民族特点、流畅优美的旋律以及深沉压抑的气韵都让人百听不厌,越听越喜欢。笔者认为通过对该乐曲进一步的分析解读,并且举一反三、触类旁通,是作为一个演奏者在加深中国钢琴文献风格的理解,掌握其特殊弹奏技巧并展示民族精华内涵过程中理应首当其冲做到的重要步骤。

一、钢琴曲《二泉映月》的艺术定位。

纵观中国钢琴曲创作历程,在上个世纪50、60年代,多以小曲为主,采用民歌、民间小调、时代歌曲的加花变奏手法连缀而成。虽不缺乏优秀之作,但同欧洲经典作品相比,无论是在曲目数量、艺术份量以及艺术影响力等方面均有差距。由中国音乐家协会编、人民音乐出版社出版的《钢琴曲集(1949―1979)》基本总结了这个时期的概况。

在庆祝建国40周年之际,由中央音乐学院钢琴系编选出版的《中国钢琴作品选》,在前言中明确了“较高专业水准的中国钢琴曲集”的艺术定位。曲集中有多首中华民族器乐改编曲以及在国际、国内获奖的新作,其中一些作品在国外得以传播。《中国钢琴作品选》的出版如实展示出1990年之前中国钢琴曲作品概况,但钢琴曲《二泉映月》并不在作品选集之列。钢琴曲《二泉映月》是储望华先生在1977年之前改编创作(初稿于1972年),于1978年个人钢琴作品音乐会正式推出。时隔1991年出版已经有许多年头了,编者未纳入选集必定有充足道理:当年日本著名指挥家小泽征尔先生,在中央音乐学院聆听二胡专业学生姜建华演奏《二泉映月》时,不由泪如泉涌,以下跪的姿势聆听完全曲。作为当代世界顶级音乐家,把这首二胡独奏曲摆放到如此顶礼膜拜的艺术高度,这无疑彰显出《二泉映月》的艺术价值,对于一个在“欧洲音乐体系”中心位置的交响乐指挥大师来讲,可见其评价的份量。之后,美国出版了《二泉映月》唱片,以及吴祖强改编的同名弦乐合奏在国外已经成为了最受欢迎的中国乐曲。可见在世界乐坛上《二泉映月》所得到的尊重之大,艺术定位之高!

笔者认为,改编钢琴曲《二泉映月》不仅是储望华先生所说,完成了中国民间曲调和西洋乐感相结合的问题,它还必须解决中西方文化以及两种音乐体系的碰撞,以达到完美和谐与交融。在创作技巧上,如何既保持住原曲如泣如诉的旋律特色,又能尽情发挥钢琴演奏技巧,以通过中、西审美双重标准的检验,得到两个音乐体系认可。钢琴曲《二泉映月》同其它改编中华民族器乐曲的钢琴作品一样,在矛盾和碰撞中,成为了实践成功的范例。不仅做到让中国经典音乐同欧洲音乐接轨,更为中国音乐融入世界乐坛做出了巨大的贡献。

在当前所知的中国钢琴曲目中,《二泉映月》是唯一一首改编自二胡的乐曲,同改编自琵琶、古琴的乐曲相比较,难度似乎大很多。钢琴同中国弹拨乐器发音形式较为类同,同属于击弦式点状发音,这同二胡乐器拉弦式线状发音形式差别很大,加上中国弦乐所特有的音律、调式以及滑音、揉音等技法效果都在钢琴上难以仿效。因此如何保持中国音乐的神韵内涵,如何表述出压抑、苍劲的情感,成为了创作和演奏过程中需要深思熟虑的问题。据我所知,父辈中有多人多次用中国弹拨乐器移植弹奏《二泉映月》,都因难以达到预期的艺术效果,几度尝试又几度放弃。

用西方击弦乐器演奏《二泉映月》,其难度更大,但储望华先生却取得了成功。成功就在于他将欧洲经典弹奏乐器,同中华民族音乐精髓完美地结合在一起,用世界各国熟悉的音乐语言和形式展示出中华民族文化的深邃内涵以及民族音乐的精、气、神。这同样也是“钢琴中国化”和铸造“钢琴中国乐派”所面临最为重要、最为困难、最为核心的任务。钢琴曲《二泉映月》做出的成功尝试,对中国钢琴曲的发展具有深远的影响。

二胡曲《二泉映月》没有华丽的音响和炫目的技巧,但在乐谱的字里行间,灌注着凝重的民族气韵。乐曲中如歌的旋律,是经历了中华(音乐)文化50洗礼所孕育出的艺术瑰宝。钢琴改编曲起点很高,乐曲本身就包含着很高的艺术价值,在欣赏和演奏该曲时不能用复调、和声或演奏技巧的标准去衡量和对比此曲的难易,弹奏者应加深认识、严肃对待,任何轻视和草率的行为都是对作品的亵渎。在中国钢琴乐坛上,钢琴曲《二泉映月》这类高规格的作品也并不多见,在已有的中国钢琴曲中应摆放到相当高的位置。

二、解读钢琴曲《二泉映月》。

(一)曲名和曲意解读。

众所周知,《二泉映月》这一曲名是杨荫浏先生后来所加,曲名与乐曲内容并没有明显关系,甚至曲名与曲意也很难相合,按欧洲音乐体系习惯分析,这首乐曲应属于无标题音乐范畴。泉水和明月属写景,如果硬性用情景交融或触景生情的思维去解读,也只可能是抒发那种闲情逸志之情,如琵琶古曲《春江花月夜》或钢琴曲《夕阳箫鼓》一样可以让人飘逸陶醉。而《二泉映月》的曲意是这样的让人呼吸沉重,使闻者有屈膝下跪的“断肠之感”,笔者认为曲意决不是这个曲名可作解读的。

中国传统民族器乐曲曲名大都同曲意结合紧密,除了大曲名外,许多小段都配上相吻合的段名使听众和演奏者相对较容易地掌握乐曲内容。但是这些曲名如同汉语方块字一样多声多义,可能同时派生出多种多样的曲意解读,也可能对演奏者或听众带来完全不同的审美效果。在那个时代,阿炳的演奏是为了娱乐,用音乐给人们带来美好与快乐,在录音时没有着力悲愤情绪的宣泄,只是习惯性不可避免地将人生经历的哀怨与忧伤流露了出来。乐曲中旋律表现得流畅优美,气势刚健浑厚,而悲愤的激情却十分含蓄和压抑。而后人的一些演奏中不断夸张其哀怨情绪,甚至达到了催人泪下的程度,把《二泉映月》变成了忆苦思甜的代表作,把阿炳变成了旧社会苦难形象的化身。

琵琶大师刘德海先生讲:“(阿炳)喝进的是苦水,流出的是清泉;‘每个音符充满阶级苦、民族恨’”,“阿炳音乐不说教”。[5]吴祖强先生改编的弦乐曲《二泉映月》就侧重发挥其优美的旋律特质,把民族音乐的旋律美感发挥到了“华丽”的极致,向世界乐坛演绎中国音乐魅力,展示出阿炳贴近自然、诗意般的情怀,把阿炳的音乐从苦难中解放了出来。

储望华先生改编的钢琴曲扬长避短,侧重于气势方面的激情和音乐上的张力,充分应用了和声、复调等复杂的作曲技法以及钢琴音域宽广、低音厚重的乐器特征,把阿炳含蓄压抑的激情迸发出来,在流畅而优美的旋律中,注入新的音乐元素和新的音响,把作品提升到一种民族精神或民族气质的高度。作品表达出的.阿炳不再是苦难的弱者形象,他的音乐理应得到新的解读,钢琴曲《二泉映月》已经成为了一首源于原曲但又高于原曲具有新时代意义的伟大音乐作品。

(二)速度的解读。

钢琴曲《二泉映月》用行板如歌(andentecantabile)来规范速度要求。按行板要求应该是每分钟90拍的速度,而乐谱则明确规定在每分钟48-58拍,这个速度属于(largo)慢扳、广板,明显比行板偏慢得多,演奏者应解读为慢板如歌较适合。这个速度标注的模糊,正体现出曲作者用欧洲音乐标准去界定中华民族音乐所必然派生出的审美矛盾,正是作者用这种方式化解矛盾的高明之处。中国传统音乐的速度不能从乐韵中完全单独地分离出来。特别是这类情感起落鲜明的乐曲,往往随着音乐情绪的跌宕起伏而产生力度、速度、节奏、音色等音乐元素的综合变化,这并不止是单一的强弱、快慢,也包含音色明与暗,节奏棱角硬与软等综合因素的变化。速度的弹性可能会达到每分钟48-90拍的上下浮动。旋律进行的高潮和兴奋点的地方,节拍速度可能紧凑到每分钟90拍之上,而低潮或抑制点之处,节拍速度放慢至每分钟48拍以下。而这种随着音乐气韵呼吸,徐、疾紧密连结在一起,用标准匀速不可能演绎出的特殊深邃韵味,往往是缺少曲作者那样的民族音乐情怀以及深厚文化底韵的钢琴演奏者最难以掌握的中华民族音乐精深内涵,在识谱初期可以沿着外国乐曲的弹奏习惯按谱制音,但是一但熟练后就应多听二胡原曲演奏,划分明确呼吸句逗,弄懂情感涨落规律,这种弹奏才不至于落到“画虎类猫”的境地。

(三)旋律的“音腔化”解读。

二胡是一种单旋律的乐器,演奏中充分发挥了民族旋律美质,而这种美质特点正是中华民族音乐第一美质。美国《今日世界》所著《美感失落―谈现代音乐的“旋律萎缩症”》一文中,对现代音乐出现的“旋律萎缩症”给予抨击,认为“旋律是人类文化进展的高度结晶,经过数千年,才从野人音乐进化成优美的音乐,旋律的萎缩是我们精神生活的日渐干涸。”“一段优美的旋律,不论它是愉悦的、幽怨的,柔慢的抑或雄壮的,通常都能在欣赏者的心灵上引起共鸣,产生喜爱怀念历久而不忘。”《二泉映月》是这样一首用优美的旋律表述民族气韵的乐曲,这正是民族文化先进与文明的标志。

凡是经典而且经久不衰的钢琴名曲都具备着优美旋律美质,无论创作和演奏技法多么华丽而复杂,都必须围绕在旋律的第一美质上去发展变化。中国钢琴曲大都能把握住民族音乐旋律特点,失去这特点世人将难以认可。钢琴曲《二泉映月》尊重了原曲旋律,推敲旋律的风格、韵味,运用倚音、颤音、琶音等多种手法,在竭尽全力地塑造旋律特质中显得独具匠心。

世界各民族音乐旋律的生成往往同语言有着密切联系。闻一多先生曾讲过:“音乐是孕而未化的语言,语言是孕而未化的音乐。”由于语言的差异甚至方言的差异也可能造成音乐旋律的不同,这就是“基本音感观念”的不同。沈洽所著《音腔论》中,对欧洲音乐与中华民族音乐“基本音感观念”做了比较,固定音高与“音腔化”的“音过程”是最显著的差别。中华民族音乐的旋律可在每一个音上做到包括音高、力度、音色的细微量变,形成曲线音感。而钢琴是由固定音高的平直音构成,不可能达到像弓弦乐器上下滑音和音高微量波动的曲线音感。认真聆听二胡以及民族器乐曲演奏,“音腔化”的音乐特点是最普遍、最为常用的。句头句尾以及音符之间的连接,都离不开音高、力度、音色、节奏的“细微量变”,滑音、揉音比比皆是,旋律的行进同汉族语音及唱腔、声腔化特点密不可分,掌握这些特点和规律对弹奏中国钢琴曲必定有益。

弹奏钢琴曲《二泉映月》,应在旋律上多做文章。按旋律音腔化特点,尽量做到音色圆润厚实,优美均衡,余音连贯。合理应用踏板,余音延长,前后首尾相接,避免音断、韵断、气断。用“音过程”的观念认识倚音、装饰音,犹如弦乐滑音一样自然行进,不宜把倚音强奏。琶音也要为旋律服务,突出旋律音并让发音粘连一点。这首乐曲从钢琴技巧写作角度来看,大量吸取了二胡的演奏特点,要求在演奏时手臂放松落下,手指应把每个音牢牢的控制住,使每个音与音都连贯起来。气息要下沉,演奏非常深沉自然,作者深入挖掘钢琴演奏的可行性,用具有钢琴技巧特色的装饰音、颤音、跳音、断音、八度、和弦以及大连的复调手法和丰富的织体变化来模仿二胡特有的定把滑音、直线滑音、拉弓重音等各种演奏技术,使中国浓郁的民族特色在钢琴领域得到了再次发展。在钢琴上最难处理的就是音色控制和音乐流畅、气息悠长的问题。二胡作为我国的传统拉弦乐器,其音色柔和、优美,擅长演奏歌唱性的旋律,技巧复杂、细腻、表现力很强,而钢琴却是一种由西方传入中国的西洋外来乐器,它虽有弦,但却是用榔头击弦而发音的击弦打击乐器,每个榔头击弦一次只能发一个音,且音与音之间几乎不能连贯起来,这就对演奏歌唱性的旋律增加了许多困难,就要求演奏者应有良好的听觉和手指技巧以及巧妙运用好每一次踏板,才能奏出那种朦胧的背景下,为了勾画出分明的旋律线而必须发出的清晰声音。

要在钢琴上演奏好这首乐曲,首先要求演奏者应有娴熟的手指技巧以及良好的发音状态,多练一些慢的、贴键的练习,用大臂重量完全挂到指尖,并由指尖扣紧、支撑,运用手腕柔软的上下左右的带动和连接的方法来完成力量的转移,才能够维持和保留这种音与音之间连贯平均、柔和、深厚、圆润、平衡、统一的音色以此来表达那如歌如泣的音乐。在高潮段的大量八度与和弦也是一样,在突出高音主旋律的同时,手架子坚固,靠身体和大臂把每个和弦推下去,力量送到底,才能奏出既结实又饱满的声音。当然并不是把这些技术问题都解决好了就能真正弹好这首乐曲,还要通过丰富的踏板变化运用以及在练习和演奏过程中细致,深入的挖掘它所表达的思想内容和所塑造的音乐形象,认真仔细去聆听,辨别和琢磨,用发自内心的感觉去体会这引人深思的音乐形象和思想内涵。

三、结论。

钢琴作品《二泉映月》在创作上继承了中华民族音乐的现实主义传统,克服了原曲腔长、结构较为松散等不足之处,加强了它的音乐性,合理安排了乐曲的层次并在发展乐曲旋律的同时,力求保持本身所具备的民族风格,在二胡和钢琴这两种性能截然不同的乐器的表现手法上,作者充分运用钢琴特有的各种演奏方法、作曲写作技巧以及表现手段来丰富乐曲的内容,使原曲所具有的浓郁民族风格和演奏技巧尽最大可能地在钢琴曲中得到再现和发展。

我国民族音乐有着几千年的优秀传统,它在长期的历史积累过程中,不论在创作表演和理论基础方面还是在音乐形象的塑造、表情达意的方式、音乐体裁形式等各种表现手法上都慢慢形成了独树一帜的民族特点,这些特点反映了中华民族的心理素质、文化传统和审美观念。因此,作为一个高师钢琴教育者研究和发展民族音乐与世界音乐的结合可以让自己对中国钢琴教育的发展方向和高师钢琴教育现状具有更高更深层次的体会和理解,用民族音乐传承给我们的学生。

参考文献:

[1]苏澜深。黎英海先生访谈录[j]。钢琴艺术,(10)。

[2]赵晓生。鲍惠乔女士访谈录[j]。钢琴艺术,(3)。

[3]苏澜深。杨峻先生访谈录[j]。钢琴艺术,1999(2)。

[4]储望华。漫谈钢琴独奏曲〈二泉映月〉[j]。钢琴艺术,1999(1)。

[5]刘德海。流派篇[j]。中央音乐学院学报,1995(1)。

构图在平面设计中的运用论文

无论在何种视觉媒体中,文字和图片都是其两大构成要素文字排列组合的好坏,直接影响着版面的视觉传达效果因此,文字设计是增强视觉传达效果,提高作品的诉求力,赋予版面审美价值的一种重要构成技术在这里,我们主要谈谈在平面设计中文字设计的几条原则,以及文字组合中应注意的几点特别提醒一下,这部分工作应该是人脑完成的工作,电脑是无法代替的

下面我们分别从以下几个方面具体讲述文字排列在平面设计中的运用,各小节都配有生动精彩的图例剖析。(注:本文所有引用的图片均为其作者,除研究、学习以外,不得挪做他用,特此声明!)。

1.提高文字的可读性。

2.文字的位置应符合整体要求。

3.在视觉上应给人以美感。

4.在设计上要富于创造性。

5.更复杂的应用。

6.综合应用:封面设计实例。

7.精彩作品欣赏。

文字版面的设计同时也是创意的过程,创意是设计者的思维水准的体现,3lian.com,是评价一件设计作品好坏的重要标准,在现代设计领域,一切制作的程序由电脑代劳,使人类的劳动仅限于思维上,这是好事,可以省却了许多不必要的工序,为创作提供了更好的条件。但在某些必要的阶段上,我们应该记住:人,毕竟才是设计的主体。

中国画与诗的交融论文

中国画在表现形式上,以线条形式美感见长,1000多年以来,历代中国画家创造了世界绘画中独一无二的形式美,清新的意境、雄远的气势、幽深的神韵、腕底烟云、胸中波涛,都借助中国特有的笔墨,把画的意境抒写得淋漓尽致。中国画的线条是在中国书法的基础上,有“书意”的线条。书法艺术渗入中国画以后,中国画的线条吸收了书法的营养,大大地提高了中国画线条的艺术价值及美学价值。古人画树、石等均要求用写字法入画,强调用笔之过程的含蓄性,以书法的线,突破形体轮廓线的桎梏,不但用以描绘物象的精神,而且还充分表现出线条本身的形式美感。中国画的每一根线条都是有生命的,画面上每一条线,都是艺术作品,不容丝毫疏忽。千条万线,以中锋、侧锋,勾、皴、染、点之笔法组成一个和谐的乐章,有起伏、有推让、有疏密、有节奏。细观每一条线,都应合乎书法的要求。如屋漏痕,如锥画沙,如折钗股,如虫蚀木,真是一波三折,无往不复,无垂不缩,美在其中,这种内在的线条美使人回味无穷。

意境是中国美学对心与物、表现层与再现层相融合的高度概括,它的根源是自然、现实、意境的组成因素,是生活中的景物和情感,离不开物对心的刺激和心对物的感受。“境”首先是对空问与时间为限定,进而引申为艺术审美空间,成为中国艺术的审美特质,在中国画中则体现为以有限的景表现无限的境。意境的最根本要素是意,是作者的审美经验与情感学识的高度凝结以及空间物象的高度沟通与融合,这种经验无有一处不体现出作者的人生历程与性灵轨迹,还由于情感与生命的参与,自然物象才成为构成意境的单位――意象。意象是意境赖以生存的立足点,山水画中的意境生成正依托于生气流动的山林意象的组合,以意境深远着称的元人倪瓒的山水作品中的意境正是来源于种种独立而又浑然一体的意象。他的《幽涧寒松图》的意象是枯树、荒山、流水以及目所不能及的高原天际,意境就产生于这些意象的排列与整合中。枯树、荒山、流水、天空都不是意境,却是构成意境必不可少的因素。意象是指可见的个别情感物象,而意境则是指意象之外的镜花水月般的不可见的整体审美情绪。倪瓒的情感首先体现在随自然现象的选择中,他不画绿树而画枯树,不画春山而画荒山,不画飞流直下的悬泉,而画低缓曲折的山涧,这一切都体现出他内心的老境与凄苦,也是为了体现“天荒地老”这一意境,并且在表现手法上,他以枯墨运笔,在一定的度内对自然物象做了有限的变形处理,这一系列活动中的主体性介入正是意境的生成过程。意境的生成还有待于意象的消解,在意象消解的同时也产生了完整的审美空间――意境。齐白石所画的有名的《蛙声十里出山泉》,画的是成群蝌蚪顺着清泉畅游而下,给欣赏者以充分想象的余地。他的另一幅画《荷花倒影》,画了一群蝌蚪在水中戏逐荷花的影子,亦是意境深远,其妙无穷。

笔墨增强了中国画语言和主体情境的表达空间。笔墨在这里不单指“运墨”和“着墨”,而是一个凝结人们创作、欣赏过程中形成的特定感知方式和习惯,涵盖着一整套创作方法与审美范畴的中国画独有的话语。笔墨传统不仅是宋元以后的文人画传统,更是几千年来中华民族精神的大传统。笔墨不仪是形式,更是精神意识,它更重视对传统质感表现力的继承和拓展,包括运笔上的中、侧、逆、藏、露等法,线条七的平、圆、留、重等趣味,运墨的_t湿、枯润、老嫩等质感表现,通过浓淡、繁简、虚实、疏密、松紧等各种形色形态因素的质地与结构性质的对比来扩展画面的张力和视觉冲击力。水的参与和纸的特质,使笔墨呈现出千姿万色的应用和变化,“水墨交融”使黑白的对立关系发生转变,并得以具体化的表现。历史七的石涛及八大山人的作品可以看作中国艺术家在抽象水墨画上达到的'最高表现,唐大诗人王摩诘以画人禅又以“写”变为“泻”,这就是泼墨。“泼墨画法的出现把非可由人力设计而控制的无意识水墨效果,水混墨在纸上宣染的自由性作为一个重要成分注入了绘画艺术,这种自由性和随意性所达到的象征意味乃是中国画的一种特有的艺术美。”

诗画合璧是中国传统绘画最重要的艺术美表现形式,诗与画的交融与综合使得中国绘画具有了一种审美统一性的文化内涵,而异于其他民族的绘画艺术,真正达到“画中有诗”的艺术境界。中国画的诗画合璧在形式上主要有题诗于画面和依诗作画两种。前者我们称作题画诗,后者我们叫做诗意画。诗中之“意”与画中之“境”的结合,使中国绘画不仅能满足感官的审美价值,更能满足心理需求的精神价值。“诗与画都是艺术,既然是艺术那么就要用形象来说话。对形象的重视使诗与画彼此相互认同,相互牵引。但是两者毕竟是有所不同的,绘画是空问造型艺术,艺术形象有视觉直接性、鲜明性的特点;诗歌中的艺术形象就有模糊性、确定性、多义性等特点”。以做诗的感悟指导绘画创作,令绘画诗意化;用诗歌语言展示美丽图卷,使诗歌充盈如画般的曼妙境界,达至“诗中有画”、“画中有诗”的艺术境界。综上所述,中国画继承了民族艺术的传统与精华,更是以开放的心态广取博收、包孕古今、汇贯中外,使国画艺术获得了新的生命,其内容和形式完美结合所体现出来的独特的艺术美体现了我们民族审美心理和反映时代精神的创新点,反映了自身的艺术精神和品格。

构图在平面设计中的运用论文

摘要:随着图形时代的来临,文字与图形的关系在设计领域起着至关重要的作用。在现代平面设计中,图形化的文字是一种极具象征性、装饰性和图形意义的视觉符号,既准确传递了信息,又增强了视觉冲击力。本文主要阐述了文字图形化在平面设计中的表现形式,并具体分析了其在平面设计中的应用。

文字作为一种记录和传达语言的符号,是传承社会文明的载体,它的产生和发展标志着人类社会的进步。文字与图形,在当今图形化现代设计中起着非常重要的作用,是现代设计中必不可少的元素。文字图形化综合了文字与图形的综合优势,既准确表达了信息,又将文字转化为视觉图形语言,提升了文字的艺术品位,增强了设计的可读性、可视性、装饰性。

在平时生活和现代设计中,许多文字和字体都给人一种约定俗成的印象,但是在现代设计中,文字的创意性尤为重要,所以在平面设计中,经常讲文字这种简单的符号元素经过图形化演变来形成强有力的冲击,以突破现有印象和固有模式[1]。

(一)替换法。

替换法指的是将另类不同的图形元素或文字元素加入到统一形态的文字元素当中,这种方法的本质是根据要表达的内容,用某些或写实或夸张的形象来替代文字中的某个部分,增加艺术感染力。

(二)共用法。

共用法是指笔画共用,这是文字图形化创意设计中一种广泛运用的形式。由于文字的线条有强烈的构成性,所以在设计时可以单纯从构成的角度来寻找笔画之间的联系,进而共同利用。共用法的特点是共有互助,相互依存,这种表现形式与中国传统文化中“天人合一”的哲理是统一的。

(三)组合法。

组合法主要分为三种:以字组图;以图组字;字置图中。具体的表现方式是用图形来代替文字中的笔画,或用文字来填充图形的结构,通过文字与图形的相互补充,来构造图形与文字之间兼容并蓄、和谐相融的视觉效果。由于形式多变、风格多样、趣味性强、识读性高,所以在平面设计中的应用比较广泛。

(四)分界重构法。

分界重构法主要是将人们熟悉的文字图形的现有结构打散后,通过不同的审视角度重新组合,以寻求全新的设计生命。其组合形式也很多,例如疏密结合、重复变异、对比形式等等。这种表现手法强调的是最终的视觉效果,给人以秩序美和强烈的时代感。

(五)手写技法。

手写技法主要是运用钢笔、毛笔、马克笔等工具徒手书写的字体,中国传统的书法字体、篆刻字体;拉丁文的草体;连笔字等等都属于手写字体。手写字体的特点是意随笔形、气韵生动、个性鲜明,且具有很强的文化性、亲和力和感染力[2]。将手写字体图形化并运用到现代设计之中,尤其是将中国传统文化中独具特色的书法艺术融入到平面设计中,不仅让设计作品更具内涵,获得更好的视觉效果,而且超越国界弘扬了中国的传统文化。

在现代平面设计中,文字不再是一种简单的抽象的文化符号,更是传递信息,引领受众视线的重要因素。文字图形作为一种设计元素在平面设计领域应用十分广泛,表现形式也多种多样,已经成为当今平面设计的主流。

标志作为一种图形传播符号,是利用单纯形象的图形或文字符号向人们传达有效信息。文字作为传递信息的重要媒介,通过易被识别的视觉元素进行编排,进而实现信息的传递与交流是现代标志设计中的重要表现形式。文字与图形的结合使设计内涵超越了文字本身的意义,且造型多变,在标志设计中得到了广泛的应用。

招贴是指展示在公共场合的告示,是一种抽象的二维静态语言符号,也成为海报,它是传递信息的一种重要媒介[3]。随着社会的不断发展和人们审美观念的不断进步,利用文字图形在招贴中进行视觉表达更加符合时代的要求。从设计角度来说,将文字进行图形化处理,拉近了了文字与图形的联系,使文字的潜在功能得到极大程度的发挥,促使人们产生新的灵感,更好地帮助人们理解文字的内涵,使设计主题具有更强烈的艺术感染力。

包装设计是一种文化的象征和载体,随着市场经济的发展,包装设计与人们生活的联系越来越紧密。在包装设计中,文字设计占据了非常重要的部分,在包装设计中的文字是传递信息、强化企业形象的核心,将文字图形化能够使包装具有绝佳的视觉效果,简明快捷地向受众传达信息,使包装形成独特风格,达到良好的市场效应。

随着现代社会的高速发展,电脑已经成为人们日常生活中不可缺少的`工具,人们可以利用先进的计算机技术将文字图形应用于网页设计中。在进行网页设计时,必要的是围绕网页特色进行设计,文字图形可以打破传统网页的单调平淡,突出、美化、丰富网页版面,表达身后的文化底蕴和设计思想,加强网页的视觉冲击效果。

虽然将文字图形应用于平面设计中有很多的优点,但是很多设计者在设计时往往忽略了设计的内涵,过分注重设计的外在形式,不能讲设计做好、做精[4]。在现代平面设计时,设计人员不仅要充分了解不同文字体系的历史、发展、应用,对文字的结构和表意进行深入研究,更应该充分了解美学思想,利用美学规律不断创新,将文字与图形有机结合,使文字图形在设计中获得全新的表现形式和生命力。

四、总结。

文字图形在平面设计中的应用是在准确把握文字的情感内涵和图形的深刻意义的基础上进行的,在文字图形化的过程中,设计者应该在汲取优秀传统文化的同时与时俱进,积极了解时代的先进理念,使作品既拥有深厚的文化底蕴,有具有鲜明的时代特征。

参考文献:

[3]马可欣.浅析平面设计中文字图形化的应用[j].美术大观,,17(11):124.

浅谈中国画的空白艺术论文

从那些优秀的国画作品中我们可以看出,中国绘画是十分重视空白表现的,中国画并不同西方绘画那样用颜色把所有的空间都填满,而是在画面中留有足够的空白。以下就是。

所谓的这些空白,并不是一无所有,而是有象征性地指某些事物,它可以指水面、天空、烟霞、云雾等等,只是没有用笔墨将它们的形状具体地描绘出来。画面中虽然缺少了这些实景的描绘,但那种云烟缭绕、雾霭蒙蒙的虚幻美却带给了人们更加强烈地心灵震撼。由此可见,留有空白,对构图和情景塑造来说是必不可少的。

南宋著名画家马远最善长截景式构图,他在画面中常对一些复杂的自然景象进行高度概括,剪裁大胆,取舍也非常得当。他在画面上常表现出山之一角或水之一涯的局部,其他的自然景物大多都省略不画。明代曹昭在《格古要论》中提到:“全境不多,其小幅或峭峰直上而不见其顶,或绝望直下而不见其脚,或孤舟泛月而一人独坐。此边角之景也。”在这种边角之景的画面中,留有大面积的空白来凸显他所描绘的实景,实景与空白处的对比使画面的意境也更为深远。正如他的代表作:《寒江独钓图》,由于画家的精心安排,画面中空白的运用恰到好处地突出了老翁的孤独与寂寞,使整幅画面笼罩在萧条、孤冷的氛围中,使画面的意境与题目达到合二为一的境界。这幅作品恰到好处地说明了空白的存在可以更好地突出你所要表达的主体。

回想一下我们欣赏过的西洋画,它也在随着时代的发展而发展,但是它所呈现给我们的最大的特点莫过于写实,西洋画的整幅画面都被色彩填满,描绘的景物也是所取范围之内的实景,西方绘画的这一特点与他们思想理念的认识是一致的,他们对“虚”和“实”的理解就是:“虚”就是虚,是完完全全的虚;“实”就是实,是实实在在的实。而中国太极思想认识的“实”不是绝对的实,“虚”也不是绝对的虚,而是“虚中有实”“实中有虚”,从这一理念认识的不同就可看出,中西绘画完全属于两种不同的绘画体系。中国画注重画面要有虚实,这样才有意境,这也是受我们传统文化与哲学思想的影响。画面中的实处与虚处相互呼应相互结合,方显笔墨的婉转与灵动,此时的虚处早已不是单纯的空白,而是实处。画面中有被遮挡的部分虽然没有显现出来但并不是说不存在,而是跟显现出的部分一样内容丰富,与实处的笔墨共同构成一个整体。由于受传统文化的影响,中国绘画艺术一直都在追求意境的传达,而最能体现画面意境的应当就是虚实在绘画作品中的体现。

中国画创作与构图心得体会

中国画作为我国传统文化的瑰宝之一,有着悠久的历史和深厚的艺术底蕴。在中国画的创作过程中,构图是至关重要的一环。通过合理的构图,可以使画作更加生动、具有表现力。在我的创作实践中,我不断探索和总结,积累了一些关于中国画创作与构图的心得体会。

首先,一个好的构图要能够吸引观众的眼球,让人一眼就被吸引住。在构图时,首先要考虑的是画面中的主体。主体的位置和形式对于构图的影响至关重要。如果主体过于集中,容易造成画面的单调和枯燥;如果主体分散太多,又容易让人感到视觉混乱。因此,在选择主体的位置时,要注意遵循“三分法”或“黄金分割”的原则,将主体放置在画面的黄金点附近,使画面更加和谐。

其次,构图时,要注重画面的层次感。通过合理的布局和使用空间,可以给画面增加立体感,使画面更加有层次感。例如,在画山水画时,可以利用虚实相间的手法,通过运用远近明暗的对比,使前景与背景产生明暗变化,形成有深度的画面。此外,还可以通过叠加画面的层次,表达出不同的场景和氛围。

再次,构图时,要注重画面的整体感。一个好的构图要有统一、和谐的整体效果,所有元素都应该互相呼应、相互配合,形成一个完整的画面。例如,在画花鸟画时,可以通过抓住花鸟与其栖息环境的相互关系,让花鸟与背景相互渗透、相互贯通,形成一幅完美的画面。另外,要注意画面的节奏感和韵律感,通过画笔的抚摸和转折,增强画面的表现力和吸引力。

最后,构图时,要注重画面的中心与边缘的处理。画面的中心是人们眼光集中的地方,是整个画面的重点,而边缘则是画面的承接和衬托部分。因此,在构图时,要合理安排和处理画面的中心与边缘的关系,使其相互映衬,相得益彰。例如,在画人物画时,可以将人物置于画面的正中央,然后通过运用景深和透视等手法,将人物的视线引向边缘的景物,形成画面的层次感和深度感。

综上所述,中国画创作与构图是一门宜人、高雅的艺术形式,它要求画家在构图过程中,注重主体位置的选择、层次感的表达、整体效果的统一和画面中心与边缘的处理。通过不断的实践和总结,我深刻体会到一个好的构图是传递艺术情感和观众感受的基础,它能够使画作更具有魅力和表现力。在未来的创作中,我将继续努力探索和研究,提高自己的构图水平,创作出更加优秀的中国画作品。

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐